jueves, 23 de abril de 2015

Rembrandt


Rembrandt




Nacido en Leiden, Países Bajos en 1606, Rembrandt Harmenszoon van Rijn asistió a la escuela primaria 1612-1616 y luego asistió a la escuela latina en Leiden, donde participó en los estudios bíblicos y lecciones de los clásicos. No está claro si Rembrandt completó sus estudios en la Escuela Latina, pero una consideración de créditos que se retiró de la escuela temprano y enviado a ser entrenado como pintor, a petición propia.

De 1620 a 1624, ya sea o 1625, Rembrandt se formó como artista bajo dos amos. Su primero fue un pintor Jacob van Swanenburgh (1571-1638), con quien estudió durante unos tres años. Bajo van Swanenburgh, Rembrandt habría aprendido habilidades artísticas básicas. Van Swanenburgh especializó en escenas del infierno y el inframundo, y su habilidad para pintar fuego y la forma en que su luz se refleja en los objetos circundantes era probablemente una influencia en la obra tardía de Rembrandt. Segunda maestra de Rembrandt era Pieter Lastman en Amsterdam (1583-1633), quien fue un pintor de la historia conocida y probablemente ayudó maestro Rembrandt el género, que incluyó la colocación de figuras de escenas bíblicas, históricas y alegóricas en entornos complejos.


Rembrandt era un pintor del siglo 17 y grabador cuya obra llegó a dominar lo que desde entonces se ha llamado el Siglo de Oro holandés. Uno de los artistas más venerados de todos los tiempos, los mayores logros creativos de Rembrandt se ven en sus retratos de sus contemporáneos, ilustraciones de escenas bíblicas y autorretratos, así como sus grabados innovadores y el uso de la sombra y la luz.

Obra

Su pintura fue influenciada por los nuevos desarrollos en el arte italiano que llegó a los Países Bajos a través de impresiones, ya través de sus colegas más transitadas. Muchos de sus contemporáneos habían comenzado a experimentar con el uso dramático de la iluminación desarrollado por Caravaggio.

La influencia de Caravaggio es evidente en la obra de Rembrandt desde la década de 1630. Él desarrolló una nueva forma de describir las caras con los patrones de luz y sombra, en lugar de simplemente encender un lado y la sombra del otro. Las sombras alrededor de los ojos de sus retratos, por lo que es difícil de leer una expresión precisa dan sus lienzos la extraordinaria impresión de la vida, la mente pensante detrás de la cara.

En 1641 un cuarto hijo, Titus, que nació. Y vivido. Saskia se sentía bien después del nacimiento y Rembrandt hizo varios dibujos de su aspecto cansado y dibujado en la cama. En 1642, Saskia hizo testamento dejando Rembrandt y Tito su fortuna, aunque la mayoría de las acciones de Rembrandt se perdería si se casaba. Murió poco después, todavía envejeció sólo el 30, probablemente de la peste o la tuberculosis.


Un hombre barbudo en una gorra de
década de 1650 a finales, Rembrandt


Una mujer que se bañaba en un arroyo 
1654, Rembrandt



Ella vivía en la casa de Rembrandt desde aproximadamente 1649 hasta su muerte. Ella se convirtió en su concubina y le dio una hija, Cornelia, que fue bautizado el 30 de octubre 1654.


Retrato de Philips Lucasz.
1635, Rembrandt


























Ecce Homo

1634, Rembrandt


Buy a print of this painting
El título en latín 'Ecce Homo' se ha tomado de la Biblia, y significa "He aquí el hombre!" Estas palabras fueron dichas por el poder de Poncio Pilato, durante el juicio de Jesús, tal como se le dice en el Evangelio de San Juan (19: 5). Pilato presenta a Cristo a la gente, que, empujado por sus sacerdotes, exigir su ejecución, insistiendo en que no tienen rey que el César. En la pintura el reloj está en la sexta hora. El busto es el de César y representa el estado romano. Los sacerdotes, que presionan el personal del juicio sobre Pilato, están caricaturizados por Rembrandt como personajes totalmente despreciables.


 Conclusiones:


Rembrandt, que es el más famoso pintor holandés del siglo 17, fue también un prolífico grabador y consumado. Sus pantalones eran ampliamente recogidos y de vez en cuando venden a precios más altos que algunos de sus cuadros.












jueves, 16 de abril de 2015

Renacimiento



Grandes representares del renacimiento
 
Miguel Ángel Bounarroti 
Fue un escultor, pintor y arquitecto italiano del siglo XV y XVI (nació el 6 de marzo de 1475 y murió el 18 de febrero de 1564) conocido principalmente por la escultura de “El David” y la obra pictórica que recubre la bóveda de la Capilla Sixtina. Nació en Caprese, municipio italiano de la provincia de Arezzo, denominado actualmente Caprese Michelangelo en su honor. Comenzó su formación como pintor a los 12 años en el taller de la familia Ghirlandaio y un año más tarde se adentraría en el mundo de la escultura a través de Bertoldo di Giovanni, el cuál le introduciría en el influyente círculo de los Médici. Desde entonces desarrolló una fructífera vida artística entre Florencia y Roma, de cuyo amplio legado destacan dos grandes obras: El David y la bóveda de la Capilla Sixtina. Sus últimos años los dedicó a la arquitectura hasta que falleciera en Roma a los 88 años de edad.
Julio II le pidió también que decorase el techo de la Capilla Sixtina, encargo que Miguel Ángel se resistió a aceptar, puesto que se consideraba ante todo un escultor, pero que se convirtió finalmente en su creación más sublime, alrededor de las escenas centrales, que representan episodios del Génesis, se despliega un conjunto de profetas, sibilas y jóvenes desnudos, en un todo unitario dominado por dos cualidades esenciales: belleza física y energía dinámica.
La Creación de Adán sigue el mismo método de representación que la Creación de Eva, fingiendo dos planos de realidad, uno de los cuales es la misma realidad del espectador. Dios, tras haber creado luz y agua, fuego y tierra, a todos los animales y seres vivos, decide crear un ser a su imagen y semejanza, crearse de nuevo a sí mismo. Dios llega a la tierra en una nube, rodeado de ángeles y envuelto en turbulencias que crea su mismo poder irresistible. En tierra, la figura de Adán ya está modelada, esperando ser inyectada de vida. Adán está totalmente pegado a la tierra, como surgiendo de ella: su mano se levanta débilmente, sin fuerza propia, sin objetivo. Y en ese punto el dedo de Dios concentra toda la fuerza terrible de la creación para transmitirla a su criatura y convertirla en lo que es, el detalle aislado de las dos manos resume en sí mismo el misterio de la creación, de la vida humana.

Leonardo Da Vinci
Nació en 1452 en la villa toscana de Vinci, hijo natural de una campesina, Caterina y de Ser Piero, un rico notario florentino. Su enorme curiosidad se manifestó tempranamente, dibujando animales mitológicos de su propia invención, inspirados en una profunda observación del entorno natural en el que creció. Su gran imaginación creativa y la temprana maestría de su pincel, no tardaron en superar a las de su maestro El joven discípulo utilizaba por vez primera una novedosa técnica recién llegada de los Países Bajos: la pintura al óleo, que permitía una mayor blandura en el trazo y una más profunda penetración en la tela.
Además de los extraordinarios dibujos y de la participación virtuosa en otras obras de su maestro, sus grandes obras de este período son un San Jerónimo y el gran panel La adoración de los Magos (ambos inconclusos), notables por el innovador dinamismo otorgado por la maestría en los contrastes de rasgos, en la composición geométrica de la escena y en el extraordinario manejo de la técnica del claroscuro.
La ultima cena fue una pintura mural realizada entre los años 1495 y 1497 para el refectorio (comedor) del convento de Santa María della Grazie en Milán por encargo de su mecenas en la época milanesa, Ludovico el Moro. Su estado de conservación, después de numerosos problemas y restauraciones, es muy malo. La pintura representa la Última Cena que celebra Jesús en compañía de sus discípulos. Parte de una simetría marcada por Cristo como eje. Su figura, en forma piramidal ocupa una porción importante del espacio central, aislado del resto y recortada a contraluz contra la ventana que, con su frontón curvo, vuelve a remarcar su figura, casi como si fuera un nimbo. A sus lados, los apóstoles se ordenan en dos grupos de tres personajes que se relacionan entre sí a través de los gestos de las manos. Estos grupos generan una serie de tensiones internas y contrapesadas dentro del lienzo, y así, mientras a la izquierda de Cristo los apóstoles más cercanos retroceden, este movimiento se contrapone y anula con los de la derecha, que avanzan.
La Gioconda Pintura que se utilizó la técnica del óleo sobre tabla, se realizo entre 1503 y 1506, La fascinación que ha ejercido a lo largo de los siglos y el poder que tiene sobre la mirada del espectador obstaculizan un análisis objetivo, dado el icono en que se ha convertido para la cultura del mundo moderno y contemporáneo. En ella se citan todas las características de la pintura de Leonardo: el empleo del sfumato, técnica que difumina suavemente los rasgos hasta hacer indefinibles los contornos; el hermoso paisaje del fondo, agreste, salvaje y de un matizado tono azul que lo hace desaparecer en un degradado invisible; la ambigüedad del rostro, la indefinición sexual que la hace parecer una mujer, un mito de androginia que tiene referencias inacabables con teorías filosóficas y religiosas; y, por encima de todo, la sonrisa más melancólica y misteriosa de la historia del hombre. El retrato es el de Madonna Lisa, la señora Lisa, la esposa de Francesco del Giocondo, de donde toma su sobrenombre. Leonardo retuvo consigo el retrato hasta su muerte, no dejó de trabajar en él y, por supuesto, jamás se lo entregó a su cliente. De sus manos pasó a la colección real de Francia y hoy puede verse en el Museo del Louvre, protegida por un panel blindado y envuelta en un remolino de turistas que la fotografían sin cesar.

Raphael
Raphael nació el 6 de abril de 1483, en Urbino, Italia. Se convirtió en aprendiz de Perugino en 1504. Vivir en Florencia desde 1504 hasta 1507, él comenzó a pintar una serie de "Madonnas". En Roma 1509-1511, pintó la Estancia de la Signatura ("Sala de la Signatura") frescos situados en el Palacio del Vaticano. Más tarde pintó otro ciclo de frescos para el Vaticano, en la estrofa d'Eliodoro ("Estancia de Heliodoro"). En 1514, el Papa Julio II contrató a Rafael como su principal arquitecto. Casi al mismo tiempo, completó su último trabajo en la serie de las "Madonnas", una pintura al óleo llamada la Madonna Sixtina. Rafael murió en Roma el 06 de abril 1520.
Las Gracias que se utilizó la técnica del óleo sobre tabla, se realizó entre 1504 y 1505 encargado por un importante noble italiano a Rafael al poco de llegar el artista a Florencia. Siempre se ha considerado a Scipione di Tomaso Borghese como el cliente pero en la actualidad se especula con la posibilidad de Francesco Maria della Rovere, apuntándose también como el protagonista del retrato de Joven con manzana. Las tres figuras simbolizarían las Hespérides, ofreciendo la eternidad a sus afortunados elegidos como en el caso del comitente. Las Gracias están inspiradas en las esculturas clásicas por las que Sanzio manifestó una interesante admiración a su llegada a la capital de la Toscana, convirtiéndose posteriormente en Roma en conservador de las antigüedades romanas. En las figuras podemos apreciar la incorporación del movimiento a sus composiciones, alejándose del estatismo de la escuela de Umbría con Perugino a la cabeza. Las Gracias se insertan con sabiduría en el paisaje, iluminadas por un potente foco de luz que acentúa la belleza de sus cuerpos, cubierto el de la derecha con un transparente velo mientras que sus compañeras se exhiben al desnudo.
Posiblemente Rafael siguiera como modelos camafeos o medallas antiguas, teniendo también como punto de referencia las escenas mitológicas que Botticelli había elaborado para los Medici. La suavidad y dulzura que caracteriza la pintura de Sanzio se empieza a poner de manifiesto, inspirándose en los trabajos Leonardo así como en Fra Bartolomeo.
La escuela de Atenas, este fresco - una obra maestra de diseño - representa la verdad natural, adquirida a través de la razón. Bajo la bóveda de arco de una inmensa basílica con techo artesonado y pilastras, (inspirado por Constantino en el Foro Romano), decorado con estatuas de Apolo y Minerva, una multitud de filósofos y sabios del pasado, junto con artistas y mecenas del Alto Renacimiento, discutir acaloradamente entre sí o mediar en silencio. La perspectiva lineal extraordinariamente profunda crea una increíble ilusión de profundidad. En el centro vemos Platón (larga barba blanca y las características de Leonardo da Vinci), texto del Timeo en la mano, la otra mano apuntando al cielo, el "asiento de todas las ideas". A su lado es Aristóteles, a su vez, la celebración de su Ética y apuntando a la tierra. Los dos filósofos y su gesticulando hacer un punto que es el núcleo de la filosofía de Marsilio Ficino: Gesto de Aristóteles simboliza el espíritu positivo; el gesto vertical de Platón alude a una calidad superior, la contemplación de las ideas.

Donato Donatello
Donato di Betto Bardi; Florencia, 1386-id., 1466) Escultor italiano. Junto con Alberti, Brunelleschi y Masaccio, fue uno de los creadores del estilo renacentista y uno de los artistas más grandes del Renacimiento. Su formación junto a Ghiberti le dejó un importante legado técnico pero casi ningún vestigio estilístico, ya que desde sus comienzos desarrolló un estilo propio basado en la fuerza emocional, y en un singular sentido del movimiento.
Donatello fue educado en la casa de la Martellis, unas ricas familias florentinas e influyentes de los banqueros y mecenas estrechamente ligadas a la familia Medici. Fue aquí que Donatello probablemente recibió por primera vez la formación artística de un orfebre local. Aprendió la metalurgia y la fabricación de metales y otras sustancias. En 1403, trabajó de aprendiz con Florencia orfebre y escultor Lorenzo Ghiberti. Unos años más tarde, Ghiberti fue el encargado de crear las puertas de bronce para el baptisterio de la catedral de Florencia, superando a su rival artista Filippo Brunelleschi. Donatello asistido Ghiberti en la creación de las puertas de la catedral.
Hay relatos de algunos historiadores que Donatello y Brunelleschi trabado amistad en torno a 1407 y viajaron a Roma para estudiar el arte clásico. Los detalles del viaje no son bien conocidos, pero se cree que los dos artistas adquirieron conocimientos valiosos a excavar las ruinas de la Roma clásica. La experiencia dio Donatello un profundo conocimiento de la ornamentación y las formas clásicas, conocimientos importantes que eventualmente cambiar la cara del arte italiano del siglo 15. Su asociación con Brunelleschi probablemente le influyó en el estilo gótico que se puede ver en gran parte de los primeros trabajos de Donatello.
David de Bronce
Estatua hecha en bronce por 1430, posee un modelado y proporciones clásicas si bien la actitud de la figura muestra relación con la gracia de algunos modelos de Ghiberti. La figura muestra a un joven pensativo, no exento de cierta melancolía, que ofrece, por encima de la normatividad del clasicismo, una nostálgica poética del sentimiento identificativa de las obras de Donatello.
María Magdalena Penitentee n 1453, Donatello volvió a su ciudad natal, Florencia, y allí recibió el encargo para hacer una Magdalena penitente que tenía que ubicarse en el baptisterio de San Juan de Santa María de Fiore y que actualmente se encuentra en el Museo dell'Opera del Duomo. El escultor se inspiró en "La leyenda dorada" deJacopo de la Vorágine donde se relata el retiro de Maria Magdalena. Para conseguir la redención de sus pecados ejerció de ermitaña en, según se cree, el sur de la actual Francia. Realizada en madera policromada, el artista planteó una mujer madura demacrada, cubierta con una prenda de piel completamente ajada, un largo pelo que le cubre el cuerpo. Es una escultura de pie, con las manos huesudas en acto de oración, con un rostro fatigado y dolorido, con unos pómulos muy marcados por su extrema delgadez. Sus ojos son profundos y la boca entreabierta presenta una dentadura mellada. Este enorme expresionismo fuera de los cánones de la antigüedad llamó mucho la atención en los ordenados humanistas. Preconizó el sufrimiento expuesto en las mejores tallas del barroco hispano e italiano de corte religioso.
Obras maestras
El nacimiento de Venus c. 1485 - Sandro Botticelli
El nacimiento de Venus c. 1485
La obras maestras Primavera (c. 1478) y El nacimiento de Venus (c. 1485) ambos fueron vistos por Vasari en la villa de Lorenzo di Pierfrancesco de Médicis en Castello en la mitad del siglo 16, y hasta hace poco, se asumió que ambas obras fueron pintadas específicamente para la villa. Estudios recientes sugieren lo contrario: la Primavera fue pintado para casa adosada de Lorenzo en Florencia, y el nacimiento de Venus fue encargado por otra persona por un sitio diferente. Por 1499, ambos habían sido instaladas en Castello.
En estas obras, la influencia del realismo gótico está atemperada por el estudio de Botticelli de la antigüedad. Pero si los medios pictóricos pueden ser entendidos, los propios sujetos permanecen fascinante para su ambigüedad. Los complejos significados de estas pinturas siguen recibiendo atención académica generalizada, centrándose principalmente en la poesía y la filosofía de los humanistas que fueron contemporáneos del artista. Las obras no ilustran textos particulares; más bien, cada uno se apoya en varios textos para su significado. Por su belleza, caracterizada por Vasari como ejemplo de "gracia" y por John Ruskin como poseedora de ritmo lineal, no puede haber ninguna duda.

El Bosch
Hieronymus Bosch era un pintor holandés y se cree que fue entrenado por su padre, también pintor de profesión.
Parece que siempre vivió y trabajó en su lugar de nacimiento, Hertogenbosch, Países Bajos.
Sólo hay alrededor de 40 piezas que se sabe que su con fianza absoluta, él siempre fue un éxito y vivía bien. Bosch era un favorito de Felipe II (Felipe II), el Rey de España por lo que un alto porcentaje de su trabajo reside en España. La originalidad genio de Bosch (Bosco) consiste en crear un mundo de fantasía, cargado de simbolismo, (no siempre se entiende), sin embargo, con la riqueza de formas y colores. En su tiempo y ahora su imaginación supera a la mayoría, si no todos los pintores surrealistas, que para la mayoría de ellos Bosch (Bosco) es su más ilustre antepasado.
Obras
El jardín de las delicias (El Jardín de las Delicias) Pintado: 1500. TAMAÑO ORIGINAL: 81.1 "x 151.9" Una trilogía excepcional, un prodigio en los mitos y tradiciones mundanas con imaginación, plagado de un clima de fantasías que parecen inagotables. Es una pintura que tiene situaciones sucesivas que piden las contemplaciones onlookers'.
Tablero de la mesa de los siete pecados mortales y las cuatro cosas pasadas (La Mesa de los Pecados Capitales) TAMAÑO ORIGINAL: 47.2 "x 59" El cuadro perteneció a Felipe II y fue en El Escorial hasta 1938. Luego se trasladó al Museo del Prado, donde ha estado hasta el momento actual. Cinco círculos están formando esta tabla: cuatro pequeños (Muerte, Juicio, Infierno y Gloria), y uno central que parece ser un gran ojo que muestra resucitó a Cristo en el centro. Alrededor de esta pupila (círculo pequeño) hay escenas de la vida cotidiana que representan los pecados capitales: soberbia, lujuria, avaricia, pereza, la gula, la envidia y la ira. Una curiosidad: América inscripción "Cueva, cueva, Videt dominus" significa "cuidado, cuidado, de Dios te está mirando".


Masaccio
Tommaso Cassai, también conocido como Masaccio, fue otro gran artista florentino que surgió a principios del siglo XV. Nació en 1401 y vivió con su hermano menor y su madre viuda. La familia vivía en una gran pobreza, pero la situación financiera parece haber disminuido en el nuevo matrimonio de su madre. Florencia estaba bajo el control de Cosmo el Viejo y los Medici se había convertido en la primera familia de la ciudad tanto en lo artístico y lo político, y la ciudad en sí estaba disfrutando de un período de calma y prosperidad. Masaccio fue aceptado en el gremio de pintores de Florencia en 1422 se hizo amigo de Donatello y Brunelleschi y fue influenciado por su trabajo. Giotto fue también una importante fuente de inspiración para el pintor, y abrazó el ejemplo de Giotto en un rechazo del estilo gótico internacional de la época. Él es uno de los primeros artistas en utilizar un punto de fuga en su obra que emplea el uso de la perspectiva científica en sus pinturas. La primera obra que se le atribuye es la Giovenale Tríptico de San en la iglesia de Cascia di Reggello, cerca de Florencia.
En 1427 Masaccio pintó su Santísima Trinidad para la iglesia de Santa Maria Novella, en Florencia. Este fresco es considerado como una de sus mejores obras maestras y fue redescubierto en 1861 después de haber sido escondido por un retablo de piedra en el siglo XVI. Desaparición temprana de Masaccio ha significado que existen muy pocos trabajos que se le atribuye en su totalidad. Colaboraciones con otros artistas incluyen la Virgen y el Niño con Santa Ana, pintado en colaboración con Masolino, y Virgen con el Niño y ángeles, pintados con su hermano Giovanni.En alrededor de 1428 el artista abandonó Florencia y viajó a Roma, donde murió a la edad de 27 años. Durante su corta vida no le gustaba la estima popular dado a algunos de sus contemporáneos, su fama se limitó a otros pintores, pero su influencia en las sucesivas generaciones de artistas es profunda. Se dice que todos los artistas florentinos estudiaron su trabajo, incluyendo Miguel Ángel. Su legado fue dirigir manera Pintura italiana del estilo gótico y hacia una interpretación más realista y natural del mundo.

martes, 14 de abril de 2015

GOTICO EN LOS PAISES BAJOS

GOTICO EN LOS PAISES BAJOS

Como en la mayoría de los países europeos, las primeras pinturas en los Países Bajos se pueden ver en las paredes de edificios religiosos. Estos eran en gran parte en forma de frescos y textos religiosos como manuscritos iluminados.
No fue sino hasta el siglo 15, cuando la región ganó la riqueza de sus operaciones marítimas, que la pintura en los Países Bajos entró en su propia, produciendo algunos de los más reconocidos e influyentes pintores de la época. La forma más temprana de esta pintura está en el trabajo de la Early Netherlandish pintores, trabajando a través del siglo 15. Este trabajo demostró diferencias decisivas de Renacimiento obras producidas en Italia en el momento. La influencia italiana y el Renacimiento afectado gradualmente estas obras de arte a través de los pintores manieristas de Amberes, y florecido en el Barroco con la obra de Rubens. Esta edad de oro de la pintura vio más distinciones en Obras de arte flamencas con la introducción de nuevos temas de la pintura con paisajes, naturaleza muerta y la pintura de género.
La edad de oro de la pintura en los Países Bajos se vio favorecido por la riqueza de la región en este momento así como la presencia del rey Felipe y la corte borgoñona, lo que permitió a los artistas de la corte florecer. La influencia del arte de los Países Bajos en la escena europea creció significativamente en este punto, con muchos de sus maestros ganan el respeto y siguientes de numerosos artistas italianos.
El crecimiento de la condición de "artista" en los Países Bajos se demuestra por el aumento de los artistas que firmen su nombre y pintura autorretratos.

Pintura flamenca primitiva
Los primitivos flamencos se refiere a la obra de los pintores de los Países Bajos en el 15 y
16 siglos. El estilo flamenco distintivo que surgió en el siglo 15 era diferente a la de la Renaissance que ocurre en Italia en este momento. El estilo que surgió del manuscrito la iluminación y la corte borgoñona encarna ambas tradiciones artísticas medievales del norte
Europa con nuevos ideales renacentistas. De esta manera se clasifica tanto en virtud del gótico tardío y el estilo de principios del Renacimiento.
Características de la pintura flamenca primitiva son un observaron de cerca el realismo y la atención a detalle, colores ricos y brillantes, de materiales y tejidos y un simbolismo religioso elaborado *. La
Obras flamencas de esta época son predominantemente religiosa, y rara vez muestran la narrativa y mitología de los de Italia. Una de las novedades más significativas de esta escuela era su uso de la pintura de aceite en vez de tempera. El comienzo de este período está marcado por la obra de Jan Van Eyck y el fin por el de Gerard David en el siglo 16, y se centró principalmente en la ciudades florecientes de Brujas y Gante.






Las influencias de Italia
Aunque el arte flamenca primitiva desarrolló al mismo tiempo que el primer Renacimiento italiano que sigue siendo distinta de ella. Las obras de los artistas flamencos influyeron y fueron influenciados por la Pintores renacentistas de Italia. La importancia internacional de ciudades como Brujas y el hecho de que muchos artistas en este momento viajado por Italia significó la transferencia de ideas era altamente probable.
Parece que durante el siglo 15 la corriente de influencia tiende a fluir desde el Región Netherland en Italia, en lugar de al revés. Esto se demuestra por el Hugo van der Goes Portinari Retablo, que fue traído a Florencia en 1483, y que jugó un papel en la introducción de los artistas florentinos a las tendencias desde el norte.

Pintura al óleo
Uno de los aspectos más importantes del arte flamenca primitiva es su papel en la introducción de aceite pintura en el arte europeos. Contrariamente a la creencia popular, la pintura al óleo no fue inventada por los propios, un mito histórico común que atribuye Jan van Eyck como pintores flamencos inventor de la técnica. Sin embargo, los artistas primitivos flamencos fueron los primeros en hacer un modo útil de la pintura, y la perfección de Van Eyck de efectos nuevos y notables de la técnica jugaron un papel decisivo en este. Por la altura de las técnicas de la pintura de aceite del Renacimiento extendido por el norte de Europa y, finalmente, a Italia, casi sustituir completamente tempura pintura en el continente. Masterización temprana de Van Eyck de esta técnica ha llevado a él a menudo siendo conocido como el "padre de la pintura al óleo".

Obras no religiosas
Otras obras importantes que se desarrollaron durante este siglo incluyen el retrato, diseño de la tapicería y pinturas seculares. En el retrato, en particular, las ciudades ricas en los Países Bajos producen numerosos encargos privados tanto de carácter religioso y secular. Ejemplos notables de estos incluyen Antonio Moro (Mor), que alcanzó una reputación internacional como un retrato de corte pintor.
A mediados del siglo 16 el número de pinturas seculares aumentó y, en particular, una preocupación por la representación del paisaje y la naturaleza desarrolló. Estos intereses fueron evolucionando en las grandes obras de paisajes, naturaleza muerta y la pintura de género de la época barroca. Esto se puede ver en las obras de Joachim Patinir y Pieter Aertsen, pero las principales figuras del arte secular en este periodo fue Pieter Brueghel el Viejo que pintó reflexiones realistas de la vida flamenca.





TAJ MAJAL



TAJ MAHAL    

        


Podemos decir que semejante e imponente edificio se construyó en homenaje a su esposa adorable y celestial, Arjumand Bano Begum más conocida como Mumtaz Mahal , quien murió dando a luz a su 14º hijo.CONSTRUCCIÓNAbundan las leyendas en relación a muchos elementos robados pertenecientes al Taj Mahal. Algunos han sido deteriorados por el tiempo, pero muchos de los supuestos faltantes son sólo leyendas. Entre las falsas pérdidas más difundidas destacan las Hojas de oro, que cubrían todo o parte de la cúpula principal, la Baranda dorada, que habría rodeado los cenotafios, confundiendo posiblemente los límites provisorios colocados y luego reemplazados al terminar las pantallas de mármol, los diamantes, incrustados en los cenotafios y el tejido de perlas, que según algunos cubría el cenotafio de Mumtaz.Sin embargo, otros elementos sí se perdieron con los siglos, entre ellos los portones de plata del fuerte de acceso, los dorados a la hoja que cubrían las juntas metálicas de las pantallas de mármol alrededor de los cenotafios, numerosas alfombras que cubrían los interiores del mausoleo y las lámparas esmaltadas del interior.El Taj Mahal fue edificado, en una parcela de tierra al sur de la ciudad amurallada de Agra. Shah Jahan presentó maharajá Jai Singh con un gran palacio en el centro de Agra, a cambio de la tierra.   Un área de aproximadamente 3 hectáreas fue excavado, llena de suciedad para reducir la filtración y nivelado a 50 metros (160 pies) por encima de la orilla del río.En total, el proyecto ocupó veintidós años y costó cuarenta millones de rupias.

Infraestructura hídricaEl agua para el Taj Mahal fue provista mediante una compleja infraestructura que incluía series de "purs"[13] movidos a fuerza de bueyes, que llevaban el agua a grandes cisternas, desde donde mediante mecanismos similares se la elevaba a un gran tanque de distribución ubicado por encima de la planta baja del mausoleo.
Resultado de imagen para taj mahal building of parts
Desde este tanque de distribución, el agua pasaba por tres tanques subsidiarios, desde los cuales se conducía a todo el complejo. A una profundidad de 1,50 metros, alineado con el sendero principal, corre un conducto de barro cocido que llena las piletas principales de los jardines. Otros caños de cobre alimentan a las fuentes en el canal norte-sur, y se excavaron canales secundarios para regar el resto del jardín.
Las fuentes no se conectaron en forma directa a los tubos de alimentación, sino a un tanque intermediario de cobre debajo de cada salida, con el fin de igualar la presión en todas.
Resultado de imagen para taj mahal building of parts
Aporte investigativo:Encargado en 1632 por el emperador mogol Shah Jahan para albergar los restos de su querida esposa, el Taj Mahal se encuentra en la orilla sur del río Yamuna en Agra, India. El complejo del mausoleo famoso, construido hace más de 20 años, es uno de los ejemplos más destacados de la arquitectura mogol, que combinan influencias indias, persas e islámicos. En su centro está el propio Taj Mahal, construido de mármol blanco brillante que parece cambiar de color dependiendo de la luz del sol o de la luna golpea su superficie. Designada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1983, sigue siendo una de las estructuras más famosas del mundo y un símbolo impresionante de la rica historia de la India.TAJ MAHAL: gesto romántico de Shah JahanShah Jahan fue un miembro de la dinastía mogol que gobernó la mayor parte del norte de la India de principios del 16 al mediados del siglo 18. Después de la muerte de su padre, el rey Jahangir, en 1627, Shah Jahan salió vencedor de una amarga lucha de poder con sus hermanos, y se coronó emperador en Agra en 1628. A su lado estaba Arjumand Banu Begum, más conocida como Mumtaz Mahal ("elegido del Palacio"), con quien se casó en 1612 y querido como el favorito de sus tres reinas.DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL TAJ MAHALNombrado como el Taj Mahal en honor de Mumtaz Mahal, el mausoleo fue construido de mármol blanco con incrustaciones de piedras semipreciosas (incluyendo jad e, cristal, lapislázuli, amatista y turquesa) formando diseños intrincados en una técnica conocida como piedra dura. Su cúpula central alcanzó una altura de 240 pies (73 metros) y estaba rodeada de cuatro cúpulas más pequeñas; cuatro esbeltas torres, o minaretes, de pie en las esquinas. De acuerdo con la tradición islámica, versos del Corán fueron inscritos en la caligrafía en las entradas arqueadas al mausoleo, además de numerosas otras secciones del complejo. En el interior del mausoleo, una cámara de mármol octogonal decorada con esculturas y piedras semi-preciosas albergaba el cenotafio, o falsa tumba de Mumtaz Mahal. Los sarcófagos reales que contienen sus restos reales ponen abajo, a nivel del jardín.
AutenticidadLa tumba, mezquita, casa de huéspedes, puerta principal y el complejo en general Taj Mahal han mantenido las condiciones de autenticidad en el momento de la inscripción. Aunque una cantidad importante de reparaciones y obras de conservación han llevado a cabo desde el período británico en la India estos no han puesto en peligro a las cualidades originales de los edificios. Trabajos de conservación futura deberá seguir las pautas que aseguren que cualidades como la forma y el diseño siguen siendo conservado.
1. Finial: remate ornamentado de las cúpulas, también usado en las pagodas asiáticas.
2. Decoración de loto: esquema de la flor de loto esculpida en las cúpulas.
3. Cúpula acebollada: también llamada "amrud", típica de la arquitectura del Islam, y que sería usada más tarde en Rusia.
4. Tambor: base cilíndrica de la cúpula, que sirve de apoyo y transición formal sobre el basamento del edificio.
5. Guldasta: aguja decorativa fijada al borde de los muros portantes.
6. Chattri: kiosco de columnas y cúpula, también utilizado en forma aislada o exenta como monumento conmemorativo.
7. Cenefas: paneles de cierre sobre arquerías.
8. Caligrafía: escritura estilizada de versos del Corán sobre las arcadas principales
9. Arcadas o portales: también llamados pishtaq (palabra persa para los portales exentos).
10. Dados: paneles decorativos flanqueando los muros principales.
Pero esto se contradice con la existencia de los monumentos construidos previamente en la India. "En primer lugar, no me puedo imaginar que había un arquitecto para el Taj Mahal o para cualquiera de estos edificios", añade Beach. "Quiero decir, tenía que haber sido un esfuerzo de equipo para una empresa tan enorme. En segundo lugar, un edificio como el Taj surge de las tradiciones artísticas anteriores en la India y en Irán, así, las tradiciones que un arquitecto europeo sabría . prácticamente nada acerca de eso creo que es muy poco probable - no hay duda, hay evidencia histórica en absoluto - que había un arquitecto europeo ".
Varios diseñadores y arquitectos - treinta y siete hombres en total - son mencionados por su nombre en la historia de Mughal oficiales, y es probable que hubieran trabajado juntos para formar el equipo creativo que dio forma al Taj Mahal:
Ismail Afandi (también conocido como Ismail Khan) que había trabajado para los grandes otomanos en Turquía como diseñador y constructor de cúpulas;Qazim Khan, un orfebre de Lahore que echó el remate de oro que corona la cúpula;Chiranji Lal, un lapidario de Delhi elegido como jefe de mosaicos;Amanat Khan de Shiraz, el maestro calígrafo cuya firma está inscrito en la puerta de entrada Taj;Mohammed Hanif, Multan y Quandhar, maestros albañiles de Delhi; yMukrimat Khan y Mir Abdul Karim de Shiraz, supervisores principales y administradores.
El Taj Mahal ha llegado cada vez más a ser visto como un símbolo cultural de la India. Algunos grupos nacionalistas hindúes han tratado de disminuir la importancia de la influencia musulmana en la contabilización de los orígenes y el diseño del Taj Mahal.



lunes, 6 de abril de 2015

Visita a los museos

Informe № 1
Catillo Orta
El artista y artesano Alfonso Catillo Orta, fue un artesano mexicano que destacó en la alfarería de arcilla policromada creando cráneos con flamas ardientes, dijes, mariposas, mariquitas, árboles de la vida y calaveras que evocan la figura de Frida Kahlo o con réplicas de sus pinturas., el mismo que nace en Puebla en el laño de 1994 a 2009.
A través de los años los hijos de Alfonso Castillo a sus hijos, y los hijos de sus hijos se unieron a la línea de la familia larga de alfareros ahora siguiendo Alfonso Castillo a la sexta generación.
Este gran artista mexicano perteneció a la cuarta generación de alfareros de su familia, este emblemático arte la hereda de su madre.  Contrajo matrimonio con Soledad Martha Hernández, pues su familia y sus hijos siguen continuando y perpetuando su magnífica obra de la alfarería, ellos crearon un libro llamado El Arte de la Familia Castillo.

Posteriormente después de haber experimentado haciendo figuras de diferente índole y una larga experiencia él toma la toma la decisión de generar  árboles de la vida, candelabros, sahumerios y muñequitos, que es lo que comienza a trabajar, posteriormente el mira la necesidad de seguir experimentando y crea además da la iniciativa en} fabricar calaveras que evocaban su figura y cráneos conteniendo réplicas de sus pinturas.
Posteriormente este gran artista se idea para poder dar color a sus obras y en sus obras utilizó grana de cochinilla, palo de Brasil, índigo y la planta de muicle.
Los árboles de la vida que fabricó han sido exhibidos en Alemania, Austria, España, Estados Unidos y en varios estados de la república mexicana.
Su técnica se caracteriza por en gran medida, su fama se debe a que al perfeccionamiento del pulido, y minuciosa decoración de las piezas. Pero sobre todo a la fabricación de pinturas orgánicas, con materiales como el índigo, la madera de Brasil y la planta de muicle, de apariencia espectacular.
Podemos decir que este hombre creo una obra colosal la más representativas de los Orta Castillo, el monumental árbol de la vida. La pieza está conformada por una cuarentena de muñecos creados en el taller de Izúcar y montadas ex profeso en su casa por los integrantes de la familia de artesanos.

El inmenso aporte de que Alfonso Castillo, arrojan un aporte simbólico, estas obras con respecto al material apuntan a la tradición y la visión de los pueblos; anteriormente todo este tipo de arte se lo dedicaba específicamente a la parte religiosa.
Esta tradición, de acuerdo con el cronista e historiador Manuel Sánchez Cruz,
“ha perdurado de generación en generación. Ahora sólo para este sector se elaboran los tlapopochuilani o sahumerios, que sigue usando la gente de los 14 barrios prehispánicos de Izúcar para sus ceremonias, como la procesión del jueves de Corpus Christi los rituales de la cofradía del Santísimo”.
Los árboles que se exponen en el museo apuntan a la prosperidad, salud, fecundidad, bendición de una nueva pareja, esperanza y buena cosecha.  
Se cree principalmente que para poder ser considerado un árbol de la vida, además la pieza debe tener las efigies de los primeros padres, Adán y Eva, así como la serpiente del pecado; si no tiene estos elementos es sólo un candelero policromado. Todo este tipo de arte se inclina a lo religioso y a lo sublime dentro del clero, el mismo que los infundió desde su conquista al principio de la historia.

Toda esta obra y la exposición en si general del arte mexicano entre otras, podemos admirara la concepción de lo funerario, de la vida después de la muerte y sobre todo lo religió, que es lo que se fundamente todo su arte es una influencia desde la conquista, que se impuso al hombre cuando fue cautivo del “caballero” cruel y despiadado, el mismo que tuvo que inclinar su arte al clero y no a lo pagano.
Creo que el hombre es artista en sí mismo, pero el don hay que saber manejarlo, desarrollarlo y cultivarlo de la mejor manera para generar arte y dar placer al alma sensible. Se nos presenta de manera acertada la expiación de las técnicas  que se utilizaron para generar todo este tipo de objetos de gran significado espiritual. 

Evidencias
https://lh5.googleusercontent.com/-6JGGuHojvPU/VRd6kSeMXsI/AAAAAAAAFG8/skgHiJz1afM/w1027-h577-no/IMG-20150327-WA0194.jpg














Bibliografía:
LLAVEN, M. (2009). La Jornada de Oriente. Puebla. Sierra Nevada Comunicaciones. Disponible en: http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2009/04/16/puebla/cul115.php [29, 03 del 2015].
Carlson, M. (2011).  La Familia de Alfonso Castillo Orta. Callejón del Partidor #3. Disponible en: http://www.feriamaestros.com/spanish-castillo.html [29,  03 del 2015].
 LLAVEN, M. (2009). La Jornada de Oriente. Puebla. Sierra Nevada Comunicaciones. Disponible en:     http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2009/09/10/puebla/cul119.php [29, 03 del 2015].




Informe № 2
María Isabel Castro
Con su obra, la artista introduce al visitante, a gastarla con nuestra mirada, a veces con el juego, con la imaginación y otras con el misticismo. Como no tiene un patrón conocido se configuran los espacios retinales irrepetibles tanto por la técnica como por las motivaciones que se generan. Cada acercamiento a la obra es un paseo y es un descanso.
En otros contextos, la cosmética tiene en sí misma un carácter mágico que evidencia la ininteligibilidad de muchos de los procesos de percepción de una totalidad compleja que requiere de una semántica para su comprensión. Actualmente orientados a la forma expresiva del cuerpo y sus facciones se interesan por la biología, la medicina y la farmacéutica; es utilitaria y deviene en una concepción banal hacia su límite reducido que es el 'maquillaje'. A pesar de ello esa concepción ayuda, pues ex-plora la manera en que la imagen —cualquiera que esta sea— requiere de una finísima máscara más amable y mucho más legible.
Tratando de reencontrar el origen mismo de la visión cosmológica del término y de entender que lo percibido tiene siempre un aire de definiciones previas, de patrones, nos enfrentamos a una obra que promueve la interpretación de aquellas formas que son los patrones de nuestra realidad, alejada de los componentes mismos de las estructuras tradicionales geométricas, para convertirse en procesos lógicos de una geometría que incorpora el comportamiento como un fin.

Así mismo, el conjunto encuentra razón de ser desde la unidad a la totalidad con una norma: no hay orden posible y este — sí se logra— puede encontrarse por asociación o por contraste. La matemática llama a esto fractalidad, en otros ámbitos se lo denomina caos o ciencias de lo impreciso. Un detalle de una obra es un cuadro también y parece que no incide el tamaño o la definición.

En la historia del arte existe la necesidad de estructurar una dualidad indivisible artista-observador en el momento crucial de su interrelación con la obra de arte. Esa necesidad de explicar el arte desde ese preciso momento, implica que el observador es quien formula el sentido y extiende el valor al artista desde su arte, y en coincidencia con Duchamp podemos entender que: "Quien mira es quien hace el cuadro".

Esa enriquecedora dinámica comunicacional es evidente en la presente muestra, donde para cada espectador existirá un cuadro, un tema, un sentido. En ese momento se produce un descubrimiento del valor de la imagen que se admira, rescata, niega o banaliza. En el arte las percepciones son distintas desde la obra, atenidas a las posibilidades intrínsecas del cuadro, y hacia la obra, de acuerdo con las expectativas del observador; a veces estas percepciones coinciden y otras no necesariamente. De esta manera incorporamos en nuestro capital sensible eso que quedará impregnado en nuestra conciencia, pues el arte representa un mundo de reflexión con un máximo de intensidad.
Todas sus obras tenían la intención de dar a conocer el evangelio y a catequizar al indígena ignorante, debido a que los mimos no comprendían el admirable léxico que los sacerdotes manejaban así que fue una de las formas más didácticas para la enseñanza del infierno, purgatorio y cielo basado en los libros de Dante Alighieri.

El arte también es conocimiento que enfrenta nuestra emocionalidad y racionalidad. Las pinturas transportan, crecen, se mueven, y al igual que los seres vivos se dejan querer u odiar, sorprender o sospechar, atraer o desagradar, entender o ignorar.
Esta muestra está conformada por una selección de sus últimas obras en pequeño formato con inmensos mundos. 53 cuadros integrados en 29 obras que al igual que las flores quieren llamarnos la atención e invitarnos a recoger en nuestra conciencia ese pedazo de emoción, fuente de energía que la vida del arte nos regala para ser plasmados en frutos, respuesta de nuestro trabajo como autores también de esta obra.

Evidencias
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xft1/v/t34.0-12/11124579_795208297236790_1608710260_n.jpg?oh=790533be420c7559a9859a4ae2de603a&oe=5522506E&__gda__=1428254814_9adffc18d5d61c3f563397227f1b93dfhttps://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xft1/v/t34.0-12/11117384_795208357236784_876502268_n.jpg?oh=3d819f1a2aa23e8ba39a83cc881cb9be&oe=55215CD9&__gda__=1428253163_149e2ec4add83086dc4258a14e174227https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t34.0-12/11094314_795208083903478_108988908_n.jpg?oh=04ec2ec623779713b3291ae7cf9d93a3&oe=5522449E&__gda__=1428237507_60f28da42b0ac8d7220d8a8802e70ed6https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t34.0-12/11131983_795207433903543_1187536430_n.jpg?oh=4e046f066b7c865a9415cebc2c23478c&oe=5521347F&__gda__=1428319215_9ee2765573275f428a9213155b728f2d















https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t34.0-12/11092630_795215353902751_1864898708_n.jpg?oh=0bee81aa787ac307646f48664d16adc0&oe=55215F8B&__gda__=1428239195_908836de0b9f52072ee46a7e98e73fd7
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpt1/v/t34.0-12/11131980_795215670569386_1333192949_n.jpg?oh=7e42487f00ae50eb49709252d9007466&oe=5521299B&__gda__=1428250280_c51be7dc4b392f35ac5225f70dadd5f2




Bibliografía:
Rocha, S. (2013). UASB-DIGITAL. CREATIVE COMMONS. Disponible en: http://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/3267 [29,03 del 2015].
Cruz, H. (2015). Ciudades DE Patrimonio. Centro Virtual Cervantes ©.Disponible en:  http://cvc.cervantes.es/artes/ciudades_patrimonio/quito/personalidades/delacruz.htm [29,03 del 20015].
 



Informe № 3
Gabriel Arroyo Gallardo
Artista visual multidisciplinar. Mantiene una formación autodidacta. Su producción artística atraviesa varios enfoque disimiles. Su interés es el desencuentro inútil de leguajes.
Realiza las exposiciones individuales “RUTILACINANCIA” (2012) en NoLugar, “TRAFAGO” (2013) en La Multinacional, serie de Performance “ 45 HORAS, 5 DIAS, 5 PERFORMANCE” 2013 en Project Room, Arte Actual” (2013), video instalación“FADE” 2014 en Pereira-Colombia.  Participa en muestras colectivas nacionales e internacionales. Trabaja en el proyecto “La MULTINACIONAL” arte contemporáneo.
“Mil disculpas por mi Presencia’’ es un enfrentamiento con el vacío con la indeterminación y la  Multiplicidad de quiebres en relación y reflexión en torno al asible inexistente. Es una Inquietante atmosfera que transita sobre lo indefinido, ensaya la flexión de lo referencial para  manifestar su intención de existir y ser entre sistemas complejos
Durante toda su vida como profesional  Gallardo predicó:
"el papel del pintor es organizar las posibilidades que le son ofrecidas".
 El trabajo de Gallardo es vasto y ha influenciado grandemente generaciones de maestros artistas en toda América Latina y Europa, tales como Antoni Tapies, Antonio Saura, Enrique Távara, Estuardo Maldonado, Carlos Catasse, Félix Aráuz, Aníbal Villacís, Oswaldo Viteri y Theo Constante, por nombrar a algunos. Trabajó junto a su amigo Oswaldo Guayasamín. En las dos series de dibujos, Rendón interpreta a su manera muy particular los distintos paisajes bíblicos, en un estilo de figuras alargadas, como si fuera un homenaje a su gran amigo el escultor Alberto Giacometti. Expuso en Brasil, España Cuba, Estados Unidos, Venezuela, Francia y Ecuador.
Europa fue su punto de partida. Francia, su lugar de nacimiento, seconvirtió en su plaza de estudio y posteriores trabajos, quemostraron toda la sensibilidad de su mundo interior.
Sin embargo, la sensibilidad del artista jamás se subestimó alencontrar en su vida menesteres que no tuvieran nada que ver con el quehacer cultural e intelectual del ambiente artístico.
Parece haber sido por entonces cuando cayó en las manos de nuestro aprendiz de tradicionista el libro de genealogías de Pedro Robles y Chambers. Y se le metió el gusanito de dar con la propia. Preguntas a los viejos, visitas a archivos, rastreo policiaco de obscuras pistas e inmisericorde iluminación de pasajes casi turbios - uno que otro antepasado natural -, recolección de daguerrotipos amarillentos de años... se fue dibujando el árbol. Y otros árboles. Y lo mejor de todo: el bosque se fue poblando de cosas y casos con mucho más sabor y colorido que enlaces y procreaciones.

Creo que todo este arte que se presenta hoy, en nuestro medio ha sido de gran sublime valor artístico, ya que el arte ha ido creciendo en el Ecuador de manera paulatina y mercante dentro de nuestra historia como país.
En las obras de los artistas expresan su carácter, si íntimo y la realidad del mundo entero, se crea la atmosfera de rotulación del nombre de nuestra realidad en cualquier material. Además dentro del arte podemos decir que nos podemos conocer, podemos encontrar nuestra verdadera naturaleza.
Expresa el conocimiento interno de la persona, pienso que toda esta exposición solo es el resultado de las marcas que deja la sociedad en cada una de nuestras almas y plasmadas en papel, oleo o en cualquier objeto, en los cuales nos sentimos libres y nos deleitamos plasmándolos como creemos debe ser.

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t34.0-12/11096955_795228877234732_346023134_n.jpg?oh=e68e3d56a9419b49612c2aa9433707f7&oe=55226B34&__gda__=1428244329_b7a243c0f8994d168e3e776cf71e1b72Evidencias:
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpt1/v/t35.0-12/11131002_795315830559370_1555480572_o.jpg?oh=c8c5e1a5587d43a867ef3af6bf1f1a36&oe=55224F05&__gda__=1428255478_c53d54d6e6a9847dc5f8bf8b5f07a4e5https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xta1/v/t34.0-12/11117807_795229400568013_1398457959_n.jpg?oh=67801e1f00d528ad2bf7981614a5b9ec&oe=55225FB8&__gda__=1428245636_48ea77f40c24028759ae7cdce12c172f






















Bibliografía:
Pérez, R. (2011). Diccionario Biográfico Ecuador. Rpwebs. Disponible en: http://www.diccionariobiograficoecuador.com/tomos/tomo2/r3.htm [29,03 del 2015]}

videos: