viernes, 12 de junio de 2015

Postimpresionismo, Simbolismo, Modernismo en Europa

Para poder hablar acerca del  postimpresionismo, debemos entender que son artistas de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que le dieron un enfoque particular e individualista al impresionismo, siguiendo con el uso de plasmar en pinceladas nítidas y coloridas la vida real, pero extendiendo sus límites, dándole a sus pinturas, mayor emotividad, subjetividad y expresión, y que fueron así llamados por el crítico de arte y también artista inglés, Roger Fry, que fue un gran admirador de este estilo.

Además, Entre los postimpresionistas podemos citar a Paul Cézanne (1839-1906). Representó en especial a la naturaleza en forma simple, analítica y sólida, predominando la geometría en las formas, con la combinación adecuada de colores, otorgando un tono diferente a cada ángulo. Se lo considera antecesor del cubismo, siendo una de sus obras más representativas “Pinos y rocas”.
Paul Cézanne (1839-1906)
Cézanne fue el único de los impresionistas que no estuvo influido por el arte japonés, la idea de un pasado paradisíaco o el sueño de una comuna artística. Su objetivo fue el de formular una realidad distinta en arte, respecto en el que coincido con sus compañeros post impresionistas.
Obras:
El golfo de Marsella visto desde el Estanque
Los jugadores de cartas
La montaña de Sainte-Victorie
Paul Gauguin (1848-1903)
Paul Gauguin tuvo siempre una mirada diferente respecto de los impresionistas parisinos, para él, la Villa Lumiere era tan sofocante como para huir. Así fue como fue en la región de Bretaña en donde pintó sus primeros trabajos importantes: prefería la sencillez y los colores vivos.
Obras:
 Dos Tahitianas
Fatata te miti (Cerca del mar)


Vincent Van Gogh (1853-1890)
Su padre fue un pastor luterano y nació en el Barbante holandés en el seno de una familia con talentos artísticos. Después de estudiar teología fue nombrado pastor en una región minera de Bélgica, el Borinage. Durante ese periodo de su vida, se dedicó a dibujar y pintar con gran intensidad. Su vida estuvo llena de sufrimientos y dificultades debido en gran parte a su creencia idealista y la inseparabilidad entre sus ideas estéticas, sociales, filosóficas y su comportamiento cotidiano.
Obras:
Jardin des pleupiers 
SIMBOLISMO


Podemos decir que el simbolismo es posiblemente la corriente estética que mejor describe los gustos del fin de siglo en todo el mundo occidental. El simbolismo, en Europa, se elabora lentamente desde la evolución de la estética romántica y culmina en pluralidad de opciones plásticas que se definen por la sobrevaloración de los significados de la obra de arte, por encima de sus resultados formales. Pero en España, las distintas tendencias simbolistas -prerrafaelismo, parnasianismo, esteticismo o decadentismo- que en Europa se desarrollan a lo largo de medio siglo, son asimiladas al mismo tiempo y de manera global, al margen de las muy diferentes connotaciones que pudieran tener en sus orígenes.

El Simbolismo es un movimiento literario y de artes plásticas que se originó en Francia en la década de 1880,  paralelo al post-impresionismo, y que surgió como reacción al enfoque realista implícito en el Impresionismo. El término simbolista procede del ámbito literario. El primero en utilizarlo fue el poeta Jean Moréas en 1880en su "Manifiesto Simbolista" y posteriormente se aplicó a la nueva pintura ya que las intenciones de los poetas y los pintores eran semejante.



Los simbolistas consideran que la obra de arte equivale a una emoción provocada por la experiencia. Tratan de exteriorizar una idea, de analizar el yo. Les interesa la capacidad de sugerir, de establecer correspondencias entre los objetos y las sensaciones, el misterio, el ocultismo. Sienten la necesidad de expresar una realidad distinta a lo tangible y tienden hacia la espiritualidad.

El símbolo se convierte en su instrumento de comunicación decantándose por figuras que trascienden lo material y son signos de mundos ideales y raros. Hay una inclinación hacia lo sobrenatural, lo que no se ve, hacia el mundo de las sombras.

Puvis de Chavannes  
( 1824-1898)

Es el más clásico, las ideas que quiere plasmar se mueven dentro de lo equilibrado, lo tranquilo. La mayor parte de su obra son grandes murales para edificios públicos, hechos al óleo y no a fresco, lo que le obligó a suprimir la tercera dimensión.



(1862–1918):
Sin duda uno de los más importantes representantes del Simbolismo, de cuyas obras se podrían destacar El beso, El friso de Beethove,Palas Atenea Judith I .Las tres edades de la mujer Nuda Veritas y Dánae. La mayoría de sus cuadros  están cargados de un sentido lírico-decorativo y retratan a mujeres fatales, jóvenes, pelirrojas y sensuales.


MODERNISMO


Modernismo es el termino con el que se designa a una corriente de renovación artística desarrollada a finales del siglo XIX y principios del XX. Según los distintos países, recibió diversas denominaciones: Art Nouveau (en Bélgica y Francia), Modern Style (en Inglaterra), Sezession (en Austria), Jugendstil (en Alemania y Países Nórdicos), Liberty (en Estados Unidos), Floreale (en Italia, y Modernismo (en España y Latinoamerica). Si bien existe cierta relación que los hace reconocibles como parte de la misma corriente, en cada país su desarrollo se expresó con características distintivas. Se distingue por su creatividad, el gusto por lo refinado, el deseo de salir de la realidad cotidiana y de conocer otras culturas y costumbres.




Características Formales
La inspiración en la naturaleza y el uso profuso de elementos de origen natural pero con preferencia en los vegetales y las formas redondeadas de tipo orgánico entrelazándose con el motivo central.
Una fuerte tendencia al uso de imágenes femeninas, las cuales se muestran en actitudes delicadas y gráciles, con un aprovechamiento generoso de las ondas en los cabellos y los pliegues de las vestimentas.
La libertad en el uso de motivos de tipo exótico, sean éstos de pura fantasía o con inspiración en distintas culturas, como por ejemplo el uso de estampas japonesas, que se ve en el gusto por la curva.
Hay también una tendencia a la estilización de los motivos, siendo menos frecuente la representación estrictamente realista.

Artistas importantes y sus respectivas obras: arquitectura

Casa Batlló de Antonio Gaudí, en Barcelona
Hotel Tassel de Victor Horta, en Bruselas.
Estación de Subte de Otto Wagner, en Viena.
Bocasdel Metro (de Hector Guimard, en París).
Friso de Beethoven y El Beso de Klimt, en Viena.
Edificio Sezession de Olbrich, en Viena.



miércoles, 13 de mayo de 2015

Las venas abiertas de America Latina

La historia dentro de nuestro mundo único, podemos ver como nuestra cultura, ideología, estilo de vida fue aplastado por los grandes invasores ¨racionales¨ que se hacían llamar, actuaron como unos completos animales, fueron brutales sin escrúpulos actuaron, con el deseo de poseer todo y de tener lo que según ellos descubrían por primera vez.

Los sabio españoles proponen que lo seres que habitan en este nuevo mundo no son hombres, sino son degradados a ser animales ya que no tenían a su verdadero DIOS, pero yo digo, si teníamos a nuestros verdaderos DIOSES , que los que ellos tenían y mucho más razonables.

En el año marchante para América, en que esclavizaron, donde se nos acabó el paraíso de Abya Yala para los pueblos del nuevo mundo,  Cipango para Marco Polo, fue en 1492, donde los pobres indígenas fueron diezmados, esclavizados, pero para los españoles fue un completo deleite y camino de superación e incremento de su poder.

Mientras tanto en la corona, había mucha inquietud y expectativa con respecto a lo que ocurría en el nuevo continente, los reyes católicos, quienes financiaron su expedición tenían  los derechos absolutos y legítimos sobre las nuevas tierras descubiertas por Cristóbal Colon, ya que en América era abundante las especias, tanto valor tenían que una bolsa de pimienta valía más que la vida  de un hombre.

Los más absurdo de colon es que antas antes del tercer viaje de Colón seguía creyendo que andabas por el mar de China, eso demuestra en la total ignorancia que ellos poseían hasta esos momentos, menos mal que hubieron persona en que su creyeron en la posibilidad de que si existía otro mundo, un mundo en donde la vida era sana y llena de salud, mas ellos vinieron con sus enfermedades que mataron a más de la mitad de la población indígena, no puedo creer en la semejante matanza que experimentaron en esos momentos, sus cuerpo y su defensa inmunológica no pudieron resistir y finalmente murieron de manera brutal.

Es importante mencionar que mientras pasaba todo es tiempo Francisco Pizarro degollaba al gran monumental Inca Atahualpa, el mismo que pago su rescate con un cuarto de oro, más dos cuartos de plata, los mismos que fueron incautados por los españoles, con se fue mucho valor simbólico, debido a que fueron figuras significativo as del imperio al que oprimían constantemente.

Además los españoles poseían uno de los mayores horrores que puede poseer el ser humano como ser racional, así como ellos lo postularon, el sentimiento de la avaricia, el egocentrismo, todo autosuficientes, en fin es mismo sentimiento los llevo a perder gran parte de su comisionado como de sus compañeros que murieron por el intento de poseer la cuidad e oro.

Bueno ellos retronaron con un buen botín, pero lamentablemente y para mala suerte de ellos eran otros los que disfrutaba y se delataban con dichos bienes, debido a que  la corona estaba hipotecada hasta lo sumo, más aun  todo su botín era enviado a los alemanes, flamencos y a los españoles a manera de adelanto, debido a su estado económico.

Pero a medida que avanzaban los siglos podemos decir que, en América del sur era totalmente ultrajada, ya que las minas que poseía daba de comer a estos glotones extranjeros, que ni si quiera pudieron administrar bien sus gran oportunidad de superación con recursos ajenos, parecían sanguijuelas que se aferran de otros para poder sobrevivir. Siempre aprovecharon el recursos de otros para poder proclamarse imperios, reinados y demás,   eso para ellos debería ser para ellos vergonzoso.

Unos de los grandes ejemplos que podemos citar en este momento podrían ser las minas de Potosí, ya que sin ellas los españoles y todo los personajes que vivían en ese entorno jamás podrían haber tenida la vida opulente que tuvieron, ese otro ejemplo de su mala administración, y más desgracia para América , porque se iba acabando el patrón oro como su capital líquido que poseían en ese entonces, si nos imaginamos por un momento todo los que los españoles se apoderaran, nosotros podríamos haber podido tener mucho más capital que ellos, hasta más poderosos que todos juntos.

Posteriormente surge un gran fenómeno, este fenómeno consiste en que se comienzan a explotar los recursos primarios, es en estamentos en donde surgen los latifundios y los terratenientes, todo este proceso de jerarquía y de dueños de los terrenos de plantación se apoderan de todo lo que el pobre indígenas podía cultivar, cuando el indígena era el dueño de cuanto el deseaba él podía cultivar.
Además no solo los indígenas fueron mestizados si no también podemos decir que la tierra fue ultrajada y mestizada debido a que se traen semillas extrañas a las que habían originalmente en América, eso da un gran paso a tres etapas la cuales son: mercantilismo, feudalismo, esclavitud.
Durante todo este proceso, la esclavitud jugo un gran papel importante para el desarrollo de las máquinas y de la industrialización y para que pueda haber un gran movimiento del capital, la compra y venta de los esclavos formaba un gran movimiento de capital.

Es meritorio poder mencionar que el auge de la producción de cacao da una gran apertura debido a que los países extranjeros demandaron  para poder tener chocolates más baratos, se dice que les toco la época de la glotonería, y sin duda el consumo de cacao incremento las ganancias y las cotizaciones subieron como espumas sin poder parar y eso genero a la ves un gran movimiento del capital.
Posteriormente podemos mencionar que la crisis en Centroamérica era terrible, debido a que la explotación laboral era  latente en la época; las matanzas ocurrían en todas las partes y en cualquier momento, en las condiciones insalubres que trabajaban los trabajadores erar muy deprimentes no había derecho y más de eso los sueldos eran muy bajos.

Sin duda alguna aparece la reforma agraria una deslumbrante luz en medio de la obscuridad, pero lo que no sabían es que todo apuntaba a que las tierras volvían a ser de los terrateniente, todo un vuelco total, no había mesura,  debido a a que la oligarquía toma sus medidas y comienza sus reprensión y rechazo a todo lo que se les oponía.

Toda esta época de transición, era una época de combate de saber quién era el más fuerte y quien podía majar más esclavos,, aunque de alguna manera aunque se prohibía igual ellos seguían buscando , de hecho solo el más sagaz y con poder podía estar algo feliz y conforme de lo que hacía.
Ahora puedo ver como las cosas fueron injustas desde el principio, pero lamentablemente hasta que no aparezca alguien, quien pueda para todo este sistema iba a seguir siendo normal para toda la sociedad, el estado puede ser un sable, arma de doble filo.
Todo está basado en el capital y el capital, que pasaría si no existiera el capital, si a cambio de todo, si no que nos gustaría el trabajo comunitario.

Además si no hubiera había las mentes pensante y la fuerza laboral, el acto y los potencia jamás se hubiera dado lo que tenmos ahora, lo que tenemos ahora solo es el resultado de algunos indígenas de América latina.

Como siempre vuelve la mirada a América latina por más recursos, Estados unidos necesita de los minerales que posee los países del tercer mundo.

Comienza del boom del petróleo, que llegaría a ser muy importante para to el mundo, ya que sin el podríamos tener algo con que vivir, pero se desea incrementar además del petróleo otros recursos para dejar de ser dependientes de semejante basura, si basura, porque eso mismo es lo que no nos deja exportar otro recursos que debería busca y asi poder generar otro tipo de fuente de ingreso como tal.

A pesar de toda la explotación de todos los minerales existentes en América Latina fueron explotados sin media, solo para poder satisfacer las necesidades de ambición que se poseían  en la década de los 60 y 70e, cobre tenía mucho valor económico, el movimiento del capital era importante, movía  la economía de todo un país en vías de desarrollo.

Los recursos mejoraban la vida de unos , mientras que para otros era su delirio y su desgracia , debido a que la mano de obra era la que se exponía a los grandes peligros que ofrecía las minas y en las condiciones en que ellos trabajaban no eran las mejores, es par eso que la taza de mortandad era vasta.

Terriblemente entramos al periodo de la industrialización y de las grandes masas metálicas, me refiero a las máquinas de vapor, que no solo revolucionaron a los países si no que más bien revolucionaron todo el mundo entero que a su vez lo condenaron.

 Se desea reemplazar la mano de obra por la máquina, se menciona que la época de la caballería ha pasado, pues es un gran salto, pero también podríamos tener un riesgo, el riesgo es que no dejemos llevar por el mismo sentimiento de avaricia que hiso que asesinaron a los indignas por un deseo de poder y ambición, no quiero imaginar los graves resultados que habría de ello.

El capitalismo, yo podría concluir que a medida que avanzaron los tiempos fue cambiando la ideología en que se vivía, las abstracción de las cosas, la economía cambia y lo movimientos capitalistas cambian y se transforman, el hombre se degrada a ser esclavo de imperialismo y del capital. El hombre se convierte en sismo esclavo de sí mismo, por el tonto deseo de seguir acaparando más y más, y no sabe que se degrada más y más. 

jueves, 23 de abril de 2015

Rembrandt


Rembrandt




Nacido en Leiden, Países Bajos en 1606, Rembrandt Harmenszoon van Rijn asistió a la escuela primaria 1612-1616 y luego asistió a la escuela latina en Leiden, donde participó en los estudios bíblicos y lecciones de los clásicos. No está claro si Rembrandt completó sus estudios en la Escuela Latina, pero una consideración de créditos que se retiró de la escuela temprano y enviado a ser entrenado como pintor, a petición propia.

De 1620 a 1624, ya sea o 1625, Rembrandt se formó como artista bajo dos amos. Su primero fue un pintor Jacob van Swanenburgh (1571-1638), con quien estudió durante unos tres años. Bajo van Swanenburgh, Rembrandt habría aprendido habilidades artísticas básicas. Van Swanenburgh especializó en escenas del infierno y el inframundo, y su habilidad para pintar fuego y la forma en que su luz se refleja en los objetos circundantes era probablemente una influencia en la obra tardía de Rembrandt. Segunda maestra de Rembrandt era Pieter Lastman en Amsterdam (1583-1633), quien fue un pintor de la historia conocida y probablemente ayudó maestro Rembrandt el género, que incluyó la colocación de figuras de escenas bíblicas, históricas y alegóricas en entornos complejos.


Rembrandt era un pintor del siglo 17 y grabador cuya obra llegó a dominar lo que desde entonces se ha llamado el Siglo de Oro holandés. Uno de los artistas más venerados de todos los tiempos, los mayores logros creativos de Rembrandt se ven en sus retratos de sus contemporáneos, ilustraciones de escenas bíblicas y autorretratos, así como sus grabados innovadores y el uso de la sombra y la luz.

Obra

Su pintura fue influenciada por los nuevos desarrollos en el arte italiano que llegó a los Países Bajos a través de impresiones, ya través de sus colegas más transitadas. Muchos de sus contemporáneos habían comenzado a experimentar con el uso dramático de la iluminación desarrollado por Caravaggio.

La influencia de Caravaggio es evidente en la obra de Rembrandt desde la década de 1630. Él desarrolló una nueva forma de describir las caras con los patrones de luz y sombra, en lugar de simplemente encender un lado y la sombra del otro. Las sombras alrededor de los ojos de sus retratos, por lo que es difícil de leer una expresión precisa dan sus lienzos la extraordinaria impresión de la vida, la mente pensante detrás de la cara.

En 1641 un cuarto hijo, Titus, que nació. Y vivido. Saskia se sentía bien después del nacimiento y Rembrandt hizo varios dibujos de su aspecto cansado y dibujado en la cama. En 1642, Saskia hizo testamento dejando Rembrandt y Tito su fortuna, aunque la mayoría de las acciones de Rembrandt se perdería si se casaba. Murió poco después, todavía envejeció sólo el 30, probablemente de la peste o la tuberculosis.


Un hombre barbudo en una gorra de
década de 1650 a finales, Rembrandt


Una mujer que se bañaba en un arroyo 
1654, Rembrandt



Ella vivía en la casa de Rembrandt desde aproximadamente 1649 hasta su muerte. Ella se convirtió en su concubina y le dio una hija, Cornelia, que fue bautizado el 30 de octubre 1654.


Retrato de Philips Lucasz.
1635, Rembrandt


























Ecce Homo

1634, Rembrandt


Buy a print of this painting
El título en latín 'Ecce Homo' se ha tomado de la Biblia, y significa "He aquí el hombre!" Estas palabras fueron dichas por el poder de Poncio Pilato, durante el juicio de Jesús, tal como se le dice en el Evangelio de San Juan (19: 5). Pilato presenta a Cristo a la gente, que, empujado por sus sacerdotes, exigir su ejecución, insistiendo en que no tienen rey que el César. En la pintura el reloj está en la sexta hora. El busto es el de César y representa el estado romano. Los sacerdotes, que presionan el personal del juicio sobre Pilato, están caricaturizados por Rembrandt como personajes totalmente despreciables.


 Conclusiones:


Rembrandt, que es el más famoso pintor holandés del siglo 17, fue también un prolífico grabador y consumado. Sus pantalones eran ampliamente recogidos y de vez en cuando venden a precios más altos que algunos de sus cuadros.












jueves, 16 de abril de 2015

Renacimiento



Grandes representares del renacimiento
 
Miguel Ángel Bounarroti 
Fue un escultor, pintor y arquitecto italiano del siglo XV y XVI (nació el 6 de marzo de 1475 y murió el 18 de febrero de 1564) conocido principalmente por la escultura de “El David” y la obra pictórica que recubre la bóveda de la Capilla Sixtina. Nació en Caprese, municipio italiano de la provincia de Arezzo, denominado actualmente Caprese Michelangelo en su honor. Comenzó su formación como pintor a los 12 años en el taller de la familia Ghirlandaio y un año más tarde se adentraría en el mundo de la escultura a través de Bertoldo di Giovanni, el cuál le introduciría en el influyente círculo de los Médici. Desde entonces desarrolló una fructífera vida artística entre Florencia y Roma, de cuyo amplio legado destacan dos grandes obras: El David y la bóveda de la Capilla Sixtina. Sus últimos años los dedicó a la arquitectura hasta que falleciera en Roma a los 88 años de edad.
Julio II le pidió también que decorase el techo de la Capilla Sixtina, encargo que Miguel Ángel se resistió a aceptar, puesto que se consideraba ante todo un escultor, pero que se convirtió finalmente en su creación más sublime, alrededor de las escenas centrales, que representan episodios del Génesis, se despliega un conjunto de profetas, sibilas y jóvenes desnudos, en un todo unitario dominado por dos cualidades esenciales: belleza física y energía dinámica.
La Creación de Adán sigue el mismo método de representación que la Creación de Eva, fingiendo dos planos de realidad, uno de los cuales es la misma realidad del espectador. Dios, tras haber creado luz y agua, fuego y tierra, a todos los animales y seres vivos, decide crear un ser a su imagen y semejanza, crearse de nuevo a sí mismo. Dios llega a la tierra en una nube, rodeado de ángeles y envuelto en turbulencias que crea su mismo poder irresistible. En tierra, la figura de Adán ya está modelada, esperando ser inyectada de vida. Adán está totalmente pegado a la tierra, como surgiendo de ella: su mano se levanta débilmente, sin fuerza propia, sin objetivo. Y en ese punto el dedo de Dios concentra toda la fuerza terrible de la creación para transmitirla a su criatura y convertirla en lo que es, el detalle aislado de las dos manos resume en sí mismo el misterio de la creación, de la vida humana.

Leonardo Da Vinci
Nació en 1452 en la villa toscana de Vinci, hijo natural de una campesina, Caterina y de Ser Piero, un rico notario florentino. Su enorme curiosidad se manifestó tempranamente, dibujando animales mitológicos de su propia invención, inspirados en una profunda observación del entorno natural en el que creció. Su gran imaginación creativa y la temprana maestría de su pincel, no tardaron en superar a las de su maestro El joven discípulo utilizaba por vez primera una novedosa técnica recién llegada de los Países Bajos: la pintura al óleo, que permitía una mayor blandura en el trazo y una más profunda penetración en la tela.
Además de los extraordinarios dibujos y de la participación virtuosa en otras obras de su maestro, sus grandes obras de este período son un San Jerónimo y el gran panel La adoración de los Magos (ambos inconclusos), notables por el innovador dinamismo otorgado por la maestría en los contrastes de rasgos, en la composición geométrica de la escena y en el extraordinario manejo de la técnica del claroscuro.
La ultima cena fue una pintura mural realizada entre los años 1495 y 1497 para el refectorio (comedor) del convento de Santa María della Grazie en Milán por encargo de su mecenas en la época milanesa, Ludovico el Moro. Su estado de conservación, después de numerosos problemas y restauraciones, es muy malo. La pintura representa la Última Cena que celebra Jesús en compañía de sus discípulos. Parte de una simetría marcada por Cristo como eje. Su figura, en forma piramidal ocupa una porción importante del espacio central, aislado del resto y recortada a contraluz contra la ventana que, con su frontón curvo, vuelve a remarcar su figura, casi como si fuera un nimbo. A sus lados, los apóstoles se ordenan en dos grupos de tres personajes que se relacionan entre sí a través de los gestos de las manos. Estos grupos generan una serie de tensiones internas y contrapesadas dentro del lienzo, y así, mientras a la izquierda de Cristo los apóstoles más cercanos retroceden, este movimiento se contrapone y anula con los de la derecha, que avanzan.
La Gioconda Pintura que se utilizó la técnica del óleo sobre tabla, se realizo entre 1503 y 1506, La fascinación que ha ejercido a lo largo de los siglos y el poder que tiene sobre la mirada del espectador obstaculizan un análisis objetivo, dado el icono en que se ha convertido para la cultura del mundo moderno y contemporáneo. En ella se citan todas las características de la pintura de Leonardo: el empleo del sfumato, técnica que difumina suavemente los rasgos hasta hacer indefinibles los contornos; el hermoso paisaje del fondo, agreste, salvaje y de un matizado tono azul que lo hace desaparecer en un degradado invisible; la ambigüedad del rostro, la indefinición sexual que la hace parecer una mujer, un mito de androginia que tiene referencias inacabables con teorías filosóficas y religiosas; y, por encima de todo, la sonrisa más melancólica y misteriosa de la historia del hombre. El retrato es el de Madonna Lisa, la señora Lisa, la esposa de Francesco del Giocondo, de donde toma su sobrenombre. Leonardo retuvo consigo el retrato hasta su muerte, no dejó de trabajar en él y, por supuesto, jamás se lo entregó a su cliente. De sus manos pasó a la colección real de Francia y hoy puede verse en el Museo del Louvre, protegida por un panel blindado y envuelta en un remolino de turistas que la fotografían sin cesar.

Raphael
Raphael nació el 6 de abril de 1483, en Urbino, Italia. Se convirtió en aprendiz de Perugino en 1504. Vivir en Florencia desde 1504 hasta 1507, él comenzó a pintar una serie de "Madonnas". En Roma 1509-1511, pintó la Estancia de la Signatura ("Sala de la Signatura") frescos situados en el Palacio del Vaticano. Más tarde pintó otro ciclo de frescos para el Vaticano, en la estrofa d'Eliodoro ("Estancia de Heliodoro"). En 1514, el Papa Julio II contrató a Rafael como su principal arquitecto. Casi al mismo tiempo, completó su último trabajo en la serie de las "Madonnas", una pintura al óleo llamada la Madonna Sixtina. Rafael murió en Roma el 06 de abril 1520.
Las Gracias que se utilizó la técnica del óleo sobre tabla, se realizó entre 1504 y 1505 encargado por un importante noble italiano a Rafael al poco de llegar el artista a Florencia. Siempre se ha considerado a Scipione di Tomaso Borghese como el cliente pero en la actualidad se especula con la posibilidad de Francesco Maria della Rovere, apuntándose también como el protagonista del retrato de Joven con manzana. Las tres figuras simbolizarían las Hespérides, ofreciendo la eternidad a sus afortunados elegidos como en el caso del comitente. Las Gracias están inspiradas en las esculturas clásicas por las que Sanzio manifestó una interesante admiración a su llegada a la capital de la Toscana, convirtiéndose posteriormente en Roma en conservador de las antigüedades romanas. En las figuras podemos apreciar la incorporación del movimiento a sus composiciones, alejándose del estatismo de la escuela de Umbría con Perugino a la cabeza. Las Gracias se insertan con sabiduría en el paisaje, iluminadas por un potente foco de luz que acentúa la belleza de sus cuerpos, cubierto el de la derecha con un transparente velo mientras que sus compañeras se exhiben al desnudo.
Posiblemente Rafael siguiera como modelos camafeos o medallas antiguas, teniendo también como punto de referencia las escenas mitológicas que Botticelli había elaborado para los Medici. La suavidad y dulzura que caracteriza la pintura de Sanzio se empieza a poner de manifiesto, inspirándose en los trabajos Leonardo así como en Fra Bartolomeo.
La escuela de Atenas, este fresco - una obra maestra de diseño - representa la verdad natural, adquirida a través de la razón. Bajo la bóveda de arco de una inmensa basílica con techo artesonado y pilastras, (inspirado por Constantino en el Foro Romano), decorado con estatuas de Apolo y Minerva, una multitud de filósofos y sabios del pasado, junto con artistas y mecenas del Alto Renacimiento, discutir acaloradamente entre sí o mediar en silencio. La perspectiva lineal extraordinariamente profunda crea una increíble ilusión de profundidad. En el centro vemos Platón (larga barba blanca y las características de Leonardo da Vinci), texto del Timeo en la mano, la otra mano apuntando al cielo, el "asiento de todas las ideas". A su lado es Aristóteles, a su vez, la celebración de su Ética y apuntando a la tierra. Los dos filósofos y su gesticulando hacer un punto que es el núcleo de la filosofía de Marsilio Ficino: Gesto de Aristóteles simboliza el espíritu positivo; el gesto vertical de Platón alude a una calidad superior, la contemplación de las ideas.

Donato Donatello
Donato di Betto Bardi; Florencia, 1386-id., 1466) Escultor italiano. Junto con Alberti, Brunelleschi y Masaccio, fue uno de los creadores del estilo renacentista y uno de los artistas más grandes del Renacimiento. Su formación junto a Ghiberti le dejó un importante legado técnico pero casi ningún vestigio estilístico, ya que desde sus comienzos desarrolló un estilo propio basado en la fuerza emocional, y en un singular sentido del movimiento.
Donatello fue educado en la casa de la Martellis, unas ricas familias florentinas e influyentes de los banqueros y mecenas estrechamente ligadas a la familia Medici. Fue aquí que Donatello probablemente recibió por primera vez la formación artística de un orfebre local. Aprendió la metalurgia y la fabricación de metales y otras sustancias. En 1403, trabajó de aprendiz con Florencia orfebre y escultor Lorenzo Ghiberti. Unos años más tarde, Ghiberti fue el encargado de crear las puertas de bronce para el baptisterio de la catedral de Florencia, superando a su rival artista Filippo Brunelleschi. Donatello asistido Ghiberti en la creación de las puertas de la catedral.
Hay relatos de algunos historiadores que Donatello y Brunelleschi trabado amistad en torno a 1407 y viajaron a Roma para estudiar el arte clásico. Los detalles del viaje no son bien conocidos, pero se cree que los dos artistas adquirieron conocimientos valiosos a excavar las ruinas de la Roma clásica. La experiencia dio Donatello un profundo conocimiento de la ornamentación y las formas clásicas, conocimientos importantes que eventualmente cambiar la cara del arte italiano del siglo 15. Su asociación con Brunelleschi probablemente le influyó en el estilo gótico que se puede ver en gran parte de los primeros trabajos de Donatello.
David de Bronce
Estatua hecha en bronce por 1430, posee un modelado y proporciones clásicas si bien la actitud de la figura muestra relación con la gracia de algunos modelos de Ghiberti. La figura muestra a un joven pensativo, no exento de cierta melancolía, que ofrece, por encima de la normatividad del clasicismo, una nostálgica poética del sentimiento identificativa de las obras de Donatello.
María Magdalena Penitentee n 1453, Donatello volvió a su ciudad natal, Florencia, y allí recibió el encargo para hacer una Magdalena penitente que tenía que ubicarse en el baptisterio de San Juan de Santa María de Fiore y que actualmente se encuentra en el Museo dell'Opera del Duomo. El escultor se inspiró en "La leyenda dorada" deJacopo de la Vorágine donde se relata el retiro de Maria Magdalena. Para conseguir la redención de sus pecados ejerció de ermitaña en, según se cree, el sur de la actual Francia. Realizada en madera policromada, el artista planteó una mujer madura demacrada, cubierta con una prenda de piel completamente ajada, un largo pelo que le cubre el cuerpo. Es una escultura de pie, con las manos huesudas en acto de oración, con un rostro fatigado y dolorido, con unos pómulos muy marcados por su extrema delgadez. Sus ojos son profundos y la boca entreabierta presenta una dentadura mellada. Este enorme expresionismo fuera de los cánones de la antigüedad llamó mucho la atención en los ordenados humanistas. Preconizó el sufrimiento expuesto en las mejores tallas del barroco hispano e italiano de corte religioso.
Obras maestras
El nacimiento de Venus c. 1485 - Sandro Botticelli
El nacimiento de Venus c. 1485
La obras maestras Primavera (c. 1478) y El nacimiento de Venus (c. 1485) ambos fueron vistos por Vasari en la villa de Lorenzo di Pierfrancesco de Médicis en Castello en la mitad del siglo 16, y hasta hace poco, se asumió que ambas obras fueron pintadas específicamente para la villa. Estudios recientes sugieren lo contrario: la Primavera fue pintado para casa adosada de Lorenzo en Florencia, y el nacimiento de Venus fue encargado por otra persona por un sitio diferente. Por 1499, ambos habían sido instaladas en Castello.
En estas obras, la influencia del realismo gótico está atemperada por el estudio de Botticelli de la antigüedad. Pero si los medios pictóricos pueden ser entendidos, los propios sujetos permanecen fascinante para su ambigüedad. Los complejos significados de estas pinturas siguen recibiendo atención académica generalizada, centrándose principalmente en la poesía y la filosofía de los humanistas que fueron contemporáneos del artista. Las obras no ilustran textos particulares; más bien, cada uno se apoya en varios textos para su significado. Por su belleza, caracterizada por Vasari como ejemplo de "gracia" y por John Ruskin como poseedora de ritmo lineal, no puede haber ninguna duda.

El Bosch
Hieronymus Bosch era un pintor holandés y se cree que fue entrenado por su padre, también pintor de profesión.
Parece que siempre vivió y trabajó en su lugar de nacimiento, Hertogenbosch, Países Bajos.
Sólo hay alrededor de 40 piezas que se sabe que su con fianza absoluta, él siempre fue un éxito y vivía bien. Bosch era un favorito de Felipe II (Felipe II), el Rey de España por lo que un alto porcentaje de su trabajo reside en España. La originalidad genio de Bosch (Bosco) consiste en crear un mundo de fantasía, cargado de simbolismo, (no siempre se entiende), sin embargo, con la riqueza de formas y colores. En su tiempo y ahora su imaginación supera a la mayoría, si no todos los pintores surrealistas, que para la mayoría de ellos Bosch (Bosco) es su más ilustre antepasado.
Obras
El jardín de las delicias (El Jardín de las Delicias) Pintado: 1500. TAMAÑO ORIGINAL: 81.1 "x 151.9" Una trilogía excepcional, un prodigio en los mitos y tradiciones mundanas con imaginación, plagado de un clima de fantasías que parecen inagotables. Es una pintura que tiene situaciones sucesivas que piden las contemplaciones onlookers'.
Tablero de la mesa de los siete pecados mortales y las cuatro cosas pasadas (La Mesa de los Pecados Capitales) TAMAÑO ORIGINAL: 47.2 "x 59" El cuadro perteneció a Felipe II y fue en El Escorial hasta 1938. Luego se trasladó al Museo del Prado, donde ha estado hasta el momento actual. Cinco círculos están formando esta tabla: cuatro pequeños (Muerte, Juicio, Infierno y Gloria), y uno central que parece ser un gran ojo que muestra resucitó a Cristo en el centro. Alrededor de esta pupila (círculo pequeño) hay escenas de la vida cotidiana que representan los pecados capitales: soberbia, lujuria, avaricia, pereza, la gula, la envidia y la ira. Una curiosidad: América inscripción "Cueva, cueva, Videt dominus" significa "cuidado, cuidado, de Dios te está mirando".


Masaccio
Tommaso Cassai, también conocido como Masaccio, fue otro gran artista florentino que surgió a principios del siglo XV. Nació en 1401 y vivió con su hermano menor y su madre viuda. La familia vivía en una gran pobreza, pero la situación financiera parece haber disminuido en el nuevo matrimonio de su madre. Florencia estaba bajo el control de Cosmo el Viejo y los Medici se había convertido en la primera familia de la ciudad tanto en lo artístico y lo político, y la ciudad en sí estaba disfrutando de un período de calma y prosperidad. Masaccio fue aceptado en el gremio de pintores de Florencia en 1422 se hizo amigo de Donatello y Brunelleschi y fue influenciado por su trabajo. Giotto fue también una importante fuente de inspiración para el pintor, y abrazó el ejemplo de Giotto en un rechazo del estilo gótico internacional de la época. Él es uno de los primeros artistas en utilizar un punto de fuga en su obra que emplea el uso de la perspectiva científica en sus pinturas. La primera obra que se le atribuye es la Giovenale Tríptico de San en la iglesia de Cascia di Reggello, cerca de Florencia.
En 1427 Masaccio pintó su Santísima Trinidad para la iglesia de Santa Maria Novella, en Florencia. Este fresco es considerado como una de sus mejores obras maestras y fue redescubierto en 1861 después de haber sido escondido por un retablo de piedra en el siglo XVI. Desaparición temprana de Masaccio ha significado que existen muy pocos trabajos que se le atribuye en su totalidad. Colaboraciones con otros artistas incluyen la Virgen y el Niño con Santa Ana, pintado en colaboración con Masolino, y Virgen con el Niño y ángeles, pintados con su hermano Giovanni.En alrededor de 1428 el artista abandonó Florencia y viajó a Roma, donde murió a la edad de 27 años. Durante su corta vida no le gustaba la estima popular dado a algunos de sus contemporáneos, su fama se limitó a otros pintores, pero su influencia en las sucesivas generaciones de artistas es profunda. Se dice que todos los artistas florentinos estudiaron su trabajo, incluyendo Miguel Ángel. Su legado fue dirigir manera Pintura italiana del estilo gótico y hacia una interpretación más realista y natural del mundo.